In un centro comunitario illuminato dal sole, un sabato mattina, un cerchio di donne e uomini siede con telai da ricamo. Gli unici suoni sono conversazioni sussurrate e il morbido taglio delle forbici, eppure qualcosa di profondo sta accadendo. Nei loro grembi, pezzi di stoffa si trasformano lentamente in messaggi di protesta ricamati in corsivo accurato.
Attraversi la soglia di questo tranquillo laboratorio di “stitch-in”, attivisti che usano ago e filo al posto dei megafoni. Il loro craftivismo attira curiosi spettatori come te e invita gentilmente al dialogo su cose che altrimenti non avresti mai conosciuto. Un incontro pratico dove arti e mestieri diventano strumenti potenti per la giustizia sociale, intrecciando creatività con empowerment e cambiamento in meglio.
Un cartello di lavagna nelle vicinanze recita, “shhhh… laboratorio di craftivismo in corso.” I passanti continuano a sbirciare dentro. Attirati dalla scena inaspettata di arte di protesta resa in punto croce e uncinetto invece che in canti e cartelli di protesta. Assistere è più di un semplice cerchio di artigianato... e lo sanno. Cucire creatività e maestria per dare potere agli impotenti. Deliziando l'occhio e lenendo l'anima. Tessendo il tessuto di una rivoluzione che bilancia bellezza con azione, e arte con scopo.
Punti Chiave
-
Il craftivismo sfrutta il potere silenzioso di ago e filo per tessere messaggi profondi di cambiamento sociale, trasformando i mestieri tradizionali in atti di resistenza gentili ma potenti.
-
Radicato profondamente negli ideali radicali del Movimento Arts and Crafts, il craftivismo collega arte ed etica, reclamando la creazione fatta a mano come forza morale per giustizia e dignità.
-
Attraverso continenti ed epoche—dalle arpilleras cilene sotto dittatura alla ruota di filatura di Gandhi che sfida l'impero—l'artigianato ha servito come un coraggioso linguaggio tattile per le comunità per esprimere verità quando le parole da sole erano pericolose.
-
Elevando il lavoro storicamente trascurato delle “donne”, il craftivismo promuove l'equità di genere e ridefinisce l'impegno politico attraverso intimità, creatività e narrazione comunitaria.
-
La protesta gentile e la lentezza intenzionale del craftivismo smantellano silenziosamente le barriere, coltivando dialogo, empatia e solidarietà punto dopo punto deliberato.
I Fili della Storia: Arte, Artigianato e la Ricerca della Giustizia Sociale
Per comprendere l'attivismo alimentato dall'artigianato di oggi, bisogna tornare all'Inghilterra vittoriana, dove i primi fili di arte, artigianato e giustizia sociale furono intrecciati insieme. Alla fine del XIX secolo, tra ciminiere e fischi di fabbrica della Rivoluzione Industriale, un gruppo di idealisti si ribellò contro la marcia disumanizzante della produzione di massa. Sognavano un ritorno alla bellezza fatta a mano , dove l'arte avrebbe elevato i lavoratori piuttosto che alienarli. Questo era il Movimento Arts and Crafts, e al suo cuore c'era un'idea radicale: che arte, design e lavoro potessero essere sfruttati per migliorare la società e la vita delle persone comuni.
John Ruskin
Un critico e filosofo inglese, Ruskin era uno dei padri intellettuali del movimento. Indignato dalle fabbriche tetre e dai beni scadenti prodotti dalle macchine del suo tempo, Ruskin sostenne un revival dell'artigianato non solo per ragioni estetiche, ma come un imperativo etico. Credeva che bellezza, artigianato e giustizia fossero intrecciati, sostenendo famosamente che arte e design dovessero “promuovere la giustizia sociale e migliorare la vita delle persone della classe lavoratrice”.
Per Ruskin, ogni pietra accuratamente scolpita o tessuto ornato portava un peso morale. Se realizzato in condizioni eque da un artigiano soddisfatto, un oggetto irradiava “dolcezza, semplicità, libertà” – qualità di cui sentiva che la società aveva disperatamente bisogno. Ma se prodotto in una fabbrica sfruttatrice, anche un oggetto decorativo era, secondo Ruskin, macchiato dall'ingiustizia della sua creazione.
William Morris
Se Ruskin fornì la teoria, William Morris fornì la pratica – e la passione. Morris, un poeta, designer e socialista dichiarato, prese gli ideali di Ruskin e cercò di viverli. Fondò laboratori che producevano squisiti parati stampati a mano, arazzi tessuti e mobili intagliati, insistendo su qualità piuttosto che quantità e trattando i lavoratori come partner nel processo creativo.
Morris vide anche una evidente contraddizione: i beni artigianali amorevolmente realizzati erano costosi e quindi adornavano principalmente le case dei ricchi, non quelle dei lavoratori che aspirava a elevare. Questo paradosso al cuore del Movimento Arts and Crafts – che i prodotti fatti a mano costano di più in un'economia di mercato, escludendo proprio le persone che miravano a potenziare – non fece che affinare la critica di Morris al capitalismo. Come nota uno storico dell'arte, “fatto a mano è costoso e quindi solo per i ricchi. Più questa contraddizione diventava ovvia, più il socialismo di Morris cresceva.”
Morris rispose raddoppiando il suo appello per un “Commonwealth Industriale,” immaginando una società dove arte, lavoro e giustizia si intrecciavano. In manifesti e conferenze (spesso tenute ai lavoratori delle fabbriche dopo i loro turni), sosteneva che un lavoro significativo e creativo fosse un diritto umano, e che una società veramente bella potesse essere costruita solo su uguaglianza e dignità per tutti gli artigiani .
Visioni Americane
Attraverso l'Atlantico, lo spirito delle Arti e Mestieri brillava anche, sebbene in una tonalità leggermente diversa. I designer americani come Gustav Stickley abbracciarono l'estetica del movimento - le linee pulite dei mobili in rovere, la giunzione onesta e i motivi naturali - ma spesso le fusero con uno zelo imprenditoriale. La rivista di Stickley The Craftsman contribuì a popolarizzare lo stile Arts and Crafts tra la crescente classe media americana.
Comunità utopiche come Rose Valley in Pennsylvania e il campus Roycroft a East Aurora, New York, sorsero, fondendo ideali cooperativi con il commercio. Il fondatore di Roycroft, Elbert Hubbard, senza remore “combinò gli ideali di William Morris con le tecniche del capitalismo” - un segno che negli Stati Uniti, il movimento a volte divenne meno una questione di rovesciare l'industrialismo che di vendere un chic anti-industriale.
Tuttavia, sia in Gran Bretagna che in America, l'etica delle Arti e Mestieri della fine del 1800 portava un germe di pensiero radicale: che l'arte non fosse solo per musei o élite, ma potesse essere un veicolo per la riforma sociale. Affermava l'idea allora nuova che il lavoro creativo ha un valore intrinseco - che un vasaio o un tessitore meritavano tanto rispetto quanto un pittore - e che un oggetto ben fatto potesse nobilitare sia il creatore che l'utente. Questa filosofia gettò le prime basi per collegare arti, mestieri e giustizia sociale, anche se le piene implicazioni politiche sarebbero state realizzate solo nelle generazioni successive.
L'idea che bellezza e utilità dovessero servire equità e comunità avrebbe risuonato in varie forme nel corso del XX secolo e fino al presente, dal filatoio di Mahatma Gandhi ai cappelli rosa lavorati a maglia delle proteste moderne. Ma prima di saltare a quei movimenti contemporanei, vale la pena notare un altro filo storico: il ruolo di genere e artigianato.
La Profondità del Lavoro Femminile
Mentre Ruskin e Morris inveivano contro le fabbriche, innumerevoli donne su entrambi i lati dell'Atlantico lavoravano nelle cosiddette arti “minori” - ricamo, quilting, ricamo - spesso invisibili allo sguardo della storia. Nei grandi salotti vittoriani, le donne cucivano campioni elaborati e tovaglie; nelle umili capanne, assemblavano quilt per tenere al caldo le loro famiglie. Tali opere erano liquidate come semplici “artigianato domestico,” non arte fine. Eppure erano tra i pochi sbocchi creativi disponibili per le donne, e portavano intime espressioni dell'esperienza femminile nei loro motivi e pieghe.
Gli storici dell'arte ora riconoscono che le esperienze delle donne sono state a lungo sottorappresentate nelle belle arti, mentre i mestieri domestici che le donne usavano per esprimersi erano considerati indegni di riconoscimento. Quei “hobby delle signore” in realtà spesso nascondevano dettagli inesprimibili della vita femminile – gioia, dolore, ribellione – codificati in motivo e motivo.
I pionieri delle Arti e Mestieri riconobbero solo parzialmente questa dinamica; la figlia di William Morris, May Morris, un'abile ricamatrice, fu una delle poche donne celebrate nel movimento. Ci sarebbe voluto molto più tempo – ben oltre il movimento femminista della fine del XX secolo – perché il tradizionale “lavoro delle donne” fosse completamente rivalutato non solo come arte, ma come strumento di empowerment e resistenza. Tuttavia, il revival artigianale del XIX secolo piantò semi in un terreno fertile.
All'inizio del 1900, l'idea che l'artigianato potesse portare significato culturale e persino critica sociale aveva silenziosamente messo radici, anche mentre il mondo si lanciava in un'era di produzione di massa. Nei decenni successivi, gruppi disparati – dalle cooperative di villaggio ai rivoluzionari politici – avrebbero raccolto quei fili e li avrebbero intrecciati in atti di sfida. Dove il semplice atto di fare a mano diventava un'opposizione all'ingiustizia. Attraverso quilt, arazzi e tessuti, nuove voci entrarono nell'arena dell'attivismo, spesso inascoltate dagli storici tradizionali ma risonanti e chiare per coloro che sapevano come leggere i loro punti.
Ricamato in Resistenza: Pezzi di Protesta in Tutto il Mondo
Mentre i designer gentili in Europa esaltavano l'artigianato per il suo innalzamento morale, altrove nel mondo le persone stavano utilizzando l'artigianato come resistenza diretta – a volte a grande rischio personale. In contesti in cui parlare poteva significare pericolo o morte, il linguaggio del tessuto e del filo forniva un'alternativa astuta. I tessuti divennero cronache di traumi, memoriali per i perduti e bandiere per la giustizia quando le proteste convenzionali erano soppresse. Questi casi formano un mosaico di attivismo artigianale globale molto prima che il termine “craftivism” fosse coniato. Alcuni esempi notevoli includono:
Arpilleras cilene (anni '70-'80)
Sotto la brutale dittatura del generale Pinochet in Cile, il dissenso aperto era pericoloso. Così gruppi di donne - molte di loro madri e mogli dei "desaparecidos" - si riunivano in laboratori segreti per creare arpilleras: piccoli arazzi applicati che raffiguravano le dure realtà della vita sotto il regime.
Usando ritagli di stoffa e semplici punti, cucivano scene di violenza militare, code per il pane e manifestazioni di vigilanza, codificando testimonianze che i media censurati del Cile non avrebbero riportato. Questi toccanti arazzi dei desaparecidos venivano contrabbandati attraverso reti ecclesiastiche e gruppi per i diritti umani, portando l'attenzione internazionale sulle atrocità del regime.
Ciò che iniziò come un meccanismo di coping per il dolore si evolse in un atto silenzioso di ribellione - ogni punto una dichiarazione che non saremo messi a tacere.
Madri di Plaza de Mayo (1977-presente, Argentina)
In Argentina, durante la sanguinosa Guerra Sporca, un gruppo di madri in lutto si rivolse similmente al simbolismo e all'artigianato in protesta. Le Madri di Plaza de Mayo, in cerca di informazioni sui loro figli scomparsi, marciavano famosamente a Buenos Aires portando foto e indossando fazzoletti bianchi ricamati con i nomi e le date dei loro figli.
I pañuelos blancos (fazzoletti bianchi) divennero un'icona di resistenza. Inizialmente, usavano persino pannolini di stoffa come fazzoletti - un tenero cenno ai bambini strappati loro.
L'atto stesso di ricamare i nomi dei loro cari sul tessuto era un esercizio di ricordo e verità. Personalizzava il politico; ogni nome in ordinata scrittura blu confutava la negazione da parte della giunta dei rapimenti e degli omicidi.
L'immagine di quelle donne dignitose, con ago in mano, che trasformavano il lutto in un grido di giustizia, si impresse nella coscienza collettiva dell'Argentina e nel vocabolario dei diritti umani del mondo.
Il Ricamo di Sojourner Truth (XIX secolo, Stati Uniti)
L'abolizionista afroamericana e crociata per i diritti delle donne Sojourner Truth è rinomata per i suoi discorsi ("Non sono forse una donna?") - ma meno noto è che prese anche ago e filo come strumenti di resistenza. Truth si mantenne negli ultimi anni vendendo biglietti da visita ricamati e altri manufatti, spesso con messaggi di empowerment. Come nota uno storico, anche "la leggendaria abolizionista Sojourner Truth si impegnò nel lavoro a maglia e nel ricamo come forma di resistenza."
In un'epoca in cui le voci delle donne nere erano sistematicamente ignorate, la vista stessa di una donna precedentemente schiavizzata che praticava un'arte abile - e guadagnava denaro da essa - era sovversiva . Ha rivendicato dignità e autonomia punto dopo punto. Inoltre, ha simbolicamente ribaltato il copione: lo stesso tipo di lavoro di cucito una volta imposto alle donne schiavizzate per il profitto dei loro padroni era ora uno strumento per l'indipendenza economica e l'advocacy di Truth. Il suo lavoro manuale portava letteralmente la sua immagine e i suoi ideali nei salotti dei sostenitori del Nord, diffondendo il suo messaggio in un modo intimo e tangibile.
Il Filatoio di Mahatma Gandhi (anni 1920-40, India)
Poche immagini catturano il matrimonio tra artigianato e protesta politica con la stessa potenza di M.K. Gandhi seduto al suo filatoio (charkha). Affrontando la potenza dell'Impero Britannico, Gandhi guidò il movimento per l'indipendenza dell'India con la filosofia di swaraj (autogoverno) e swadeshi (autosufficienza). Centrale in questo era il boicottaggio dei tessuti britannici e la rinascita della filatura e tessitura a mano del khadi (tessuto fatto in casa).
Gandhi stesso filava cotone ogni giorno e esortava ogni indiano a fare lo stesso. Che impatto poteva avere questo umile atto contro un impero? Come si è scoperto, uno profondo. Il filatoio divenne un simbolo nella lotta di Gandhi per l'indipendenza dell'India e l'autosufficienza economica.
Ogni filo filato era un filo tagliato dall'economia coloniale, un passo verso la liberazione dell'India dalla dipendenza dai tessuti britannici importati. In un gesto del 1941 ricco di ironia, Gandhi inviò persino uno dei suoi filatoi portatili come regalo personale all'industriale americano Henry Ford, spiegandone il significato nella lotta per la libertà.
Il potere del charkha era sia pratico che simbolico: unificava milioni di persone in una pratica tradizionale comune, preservava un patrimonio artigianale e affermava una filosofia di resistenza non violenta.
Quando masse di indiani iniziarono a filare, fu la non cooperazione nella sua forma più creativa – un atto nazionale di artigianato come protesta. Le autorità britanniche una volta liquidarono il movimento di Gandhi come “la Rivoluzione del Macramé,” ma sottovalutarono grossolanamente la determinazione dietro il filo.
Quando l'India ottenne l'indipendenza nel 1947, il filatoio si era fatto strada nella storia come un emblema di come un semplice artigianato manuale possa disfare la potenza di un impero.
Il Quilt Memoriale per l'AIDS del Progetto NAMES (anni 1980-presente, Stati Uniti)
Avanti veloce agli anni '80 in America: una misteriosa piaga, l'AIDS, stava devastando le comunità, specialmente le popolazioni gay e marginalizzate, mentre coloro al potere rimanevano in gran parte in silenzio. Il dolore e la frustrazione crescevano in egual misura.
Nel 1987, l'attivista Cleve Jones ebbe un'idea sia toccante che incisiva: un enorme quilt comunitario per commemorare coloro che sono stati persi a causa dell'AIDS. Ogni persona sarebbe stata ricordata con un pannello di tessuto, cucito da persone care, e tutti i pannelli sarebbero stati uniti in un arazzo in continua espansione – il AIDS Memorial Quilt.
Ciò che iniziò con pochi pannelli si trasformò in un progetto monumentale di arte popolare; negli anni '90 la coperta ricopriva il National Mall a Washington, D.C., i suoi pannelli colorati di 3 per 6 piedi (la dimensione di una tomba umana) gridavano visivamente l'umanità delle oltre 94.000 vite commemorate.
La coperta era bella, straziante e impossibile da ignorare. Come rifletté in seguito Jones, “Quando abbiamo creato i primi pannelli della coperta era per... chiedere azione al nostro governo. La Coperta è diventata un potente educatore e simbolo di giustizia sociale.” Infatti, i morbidi quadrati di tessuto fecero ciò che anni di statistiche e proteste avevano faticato a fare – resero la crisi profondamente personale e visibile.
Famiglie, amici e persino estranei trovarono guarigione nel cucire i ricordi dei loro cari, mentre i visitatori che camminavano tra i pannelli comprendevano l'enormità della perdita. Il progetto aiutò a cambiare la percezione pubblica e la politica sull'AIDS, dimostrando che un atto collettivo di creazione poteva stimolare un esame di coscienza nazionale.
Fino ad oggi, la Coperta dell'AIDS, che ora pesa 54 tonnellate con quasi 50.000 pannelli, rimane un testamento vivente dell'attivismo attraverso un memoriale artistico. Ha mostrato al mondo che il quilting – spesso liquidato come un passatempo pittoresco – poteva in effetti galvanizzare un movimento e portare la bandiera della compassione e della giustizia.
•
Attraversando continenti e decenni, questi esempi sottolineano una verità potente: quando le vie convenzionali di espressione sono chiuse o insufficienti, l'arte e l'artigianato possono emergere come media alternativi per il dissenso e la speranza. Che si tratti di contrabbandare la verità in un arazzo, o di costruire un'enorme coperta per umanizzare un'emergenza sanitaria, le persone emarginate si sono ripetutamente rivolte all'arte fatta a mano come strumento per sfidare il potere.
In ciascun caso sopra, l'atto di creare è inseparabile dal messaggio trasmesso. La natura tattile dell'artigianato – la sua lentezza, intimità e accessibilità – diventa parte della sua potenza politica. Come osserva la studiosa di artigianato Betsy Greer, molti vedono “creare qualcosa punto per punto con le proprie mani come una presa di posizione contro i beni prodotti in massa e i valori aziendali.” C'è una ribellione silenziosa nello scegliere ago e filo rispetto ai media di massa lucidi o ai cartelli fabbricati. Dice: racconteremo la nostra storia, al nostro ritmo, con le nostre mani.
All'inizio del 21° secolo, questo impulso si era coagulato in un movimento riconoscibile, portando orgogliosamente un nuovo nome che la stessa Greer coniò intorno al 2003: Craftivism . Intrecciando i fili storici di cui abbiamo discusso con nuove idee, nuovi media e nuove comunità. Dalle proteste pacifiche nel cuore dei distretti dello shopping di Londra alle accademie di quilting guidate dai giovani in California, i craftivisti di oggi stanno espandendo l'eredità dell'arte che incontra l'attivismo in modi innovativi. La loro storia è una di creatività, empatia e perseveranza - un promemoria, nelle parole di un'artista cilena di arpillera, che “non esiste una macchina che possa cancellare la nostra creatività”.
L'ascesa del Craftivismo: Quando il Fai-da-te incontra la Giustizia Sociale Fai-da-te
Nei primi anni 2000, in mezzo al ritmo vertiginoso della globalizzazione e alla rivoluzione digitale, accadde qualcosa di inaspettato: i lavori artigianali fatti a mano tornarono alla ribalta nella cultura popolare, non più solo come hobby nostalgici ma come dichiarazioni audaci e controculturali.
I giovani imparavano a lavorare a maglia in gruppi alla moda “Stitch ’n Bitch”; i knitters guerriglieri decoravano i lampioni e le fermate degli autobus con colorati coprilampioni; gli artigiani vendevano online campioni di punto croce sovversivi con slogan come “Questo è l'aspetto di una femminista.”
Da questo fermento emerse il termine “craftivismo” - una fusione di artigianato e attivismo - reso popolare dalla scrittrice-attivista Betsy Greer per descrivere “i molti modi in cui l'artigianato e l'attivismo si intersecano.” Greer ha descritto come la parola sia nata da “frustrazione per il dominio del materialismo... e la continua ricerca dell'unico” in un mondo di produzione di massa. Ha catturato uno zeitgeist: persone desiderose di riconnettersi con la creazione tangibile e di infondere il loro impegno politico con creatività personale.
Craftivismo 101
Al suo nucleo, il craftivismo è l'idea che fare cose a mano possa essere di per sé un atto politico o sociale. Questo potrebbe significare affrontare direttamente un problema attraverso il contenuto dell'artigianato (come cucire slogan o simboli di protesta), oppure potrebbe riguardare più il processo e i valori incarnati (come lo spirito collaborativo di un quilting bee che crea uno stendardo comunitario).
Betsy Greer e altri nel movimento hanno sottolineato che il craftivismo opera in un ampio spettro: può essere “qualsiasi tipo di artigianato ispirato dalla politica o realizzato per affrontare cause sociali,” dal lavorare a maglia cappelli per i senzatetto al ricamare citazioni di dissidenti politici.
Importante, il craftivismo è inclusivo . Poiché l'artigianato è stato tradizionalmente visto come "domestico" o non professionale, porta con sé "una barriera d'ingresso più bassa... non deve essere bello come definito culturalmente, e non deve essere appeso a una parete - quindi c'è meno pressione per essere 'bravi'".
Come nota Greer, questo significa che chiunque può essere un craftivista; non hai bisogno di una laurea in arte o di una mostra in galleria, solo la volontà di creare qualcosa con cuore e scopo. In un certo senso, il craftivismo democratizza l'arte come attivismo. Invita persone che potrebbero non unirsi mai a una rumorosa marcia di protesta o pubblicare un editoriale a prendere invece un ago, un uncinetto o un pennello e iniziare "a creare cambiamenti personali, sociali e politici - punto dopo punto.".
Protesta Gentile: L'Approccio del Craftivist Collective
Uno degli esempi più brillanti di craftivismo moderno in azione è il Craftivist Collective, fondato nel 2009 dall'attivista britannica Sarah Corbett. Proveniente da una famiglia di organizzatori sindacali di Liverpool, Corbett era una campionessa esperta nell'attivismo convenzionale ma iniziò a sentirsi esaurita e disillusa dalle tattiche avversariali. Durante un lungo viaggio in treno nel 2008, portò con sé un progetto di ricamo per passare il tempo - e ebbe un'epifania personale.
L'atto lento e calmante del cucito non solo alleviò l'ansia di Corbett ma le diede spazio per riflettere. "L'azione ripetitiva del punto croce la rese consapevole di quanto fosse tesa... Le diede spazio per chiedersi se stesse davvero essendo efficace, o solo facendo molte cose per sentirsi efficace," ha raccontato in seguito.
Rendendosi conto che l'artigianato poteva soddisfare un bisogno di attivismo contemplativo e gentile, Corbett sviluppò ciò che chiama "l'arte della protesta gentile." Corbett formò il Craftivist Collective per mettere in pratica queste idee, radunando creatori per affrontare questioni sociali in un modo più tranquillo ma profondamente intenzionale. Le campagne del Collective illustrano come il craftivismo differisca da - e completi - l'attivismo più conflittuale.
Nel 2016 Corbett e il suo team affrontarono il problema dei salari di povertà presso un grande rivenditore. Invece di picchettare o boicottare, lanciarono la campagna "Don’t Blow It" mirata a Marks & Spencer (M&S), un gigante del retail britannico, esortando il suo consiglio a pagare ai dipendenti un salario dignitoso.
I craftivisti in tutto il Regno Unito ricamarono a mano messaggi su eleganti fazzoletti M&S, con incoraggiamenti educati ma incisivi come "Per favore, non perdere l'occasione di fare la cosa giusta! ” Ogni fazzoletto è stato meticolosamente realizzato da un cliente che era anche un cittadino preoccupato. Hanno persino organizzato pubblici “stitch-ins” fuori dai negozi M&S – incontri amichevoli in stile picnic dove gli attivisti si sedevano e cucivano in vista del pubblico. Questa scena non minacciosa invitava i clienti a informarsi e chiacchierare, diffondendo consapevolezza in modo disarmante.
Dopo settimane di questa pressione gentile, i membri del Craftivist Collective hanno ottenuto incontri privati per presentare i fazzoletti confezionati come regalo ai membri del consiglio di M&S, parlando da un luogo di rispetto e preoccupazione condivisa piuttosto che di accusa.
Il risultato? Il consiglio, già a conoscenza della campagna grazie alla copertura mediatica che ha attirato, ha pubblicamente sostenuto il passaggio verso un salario dignitoso all'assemblea degli azionisti dell'azienda. Poco dopo, M&S ha concesso aumenti salariali che hanno avuto un impatto su 50.000 lavoratori. È stato un successo sorprendente per una campagna che non ha mai gridato uno slogan o portato un solo cartello di protesta. Dimostrando il potere dell'approcciabilità dell'artigianato.
Trasmettendo preoccupazione sincera e messaggi esteticamente coinvolgenti, i craftivisti hanno aperto un dialogo dove altri potrebbero provocare difensiva. Attraverso creatività ed empatia, hanno trasformato gli obiettivi delle sale riunioni in partner, ottenendo cambiamenti che la protesta combattiva da sola non era riuscita a ottenere.
Altri progetti del Craftivist Collective sono stati altrettanto fantasiosi. Hanno realizzato miniature di striscioni di protesta con dolci illustrazioni e li hanno appesi alle fermate degli autobus e nelle università per stimolare il pensiero su questioni come il cambiamento climatico — la piccola dimensione costringendo lo spettatore ad avvicinarsi e leggere, un invito sottile piuttosto che un cartellone aggressivo.
Un'iniziativa con la Fashion Revolution si distingue — una campagna in cui i craftivisti hanno infilato rotoli scritti a mano nelle tasche dei vestiti nei negozi, contenenti messaggi sul costo umano nascosto della moda veloce – ad esempio “I nostri vestiti non possono mai essere veramente belli se nascondono la bruttezza dello sfruttamento dei lavoratori.”. I clienti hanno poi trovato queste note segrete, spingendoli a considerare chi ha realizzato i loro vestiti e in quali condizioni.
Questa tattica di guerriglia gentile ha ricevuto ampia attenzione mediatica, anche nelle riviste di moda che di solito evitano argomenti sui diritti dei lavoratori, proprio perché era così inaspettatamente creativa e non conflittuale. Corbett chiama questo effetto “intrigare i non intrigati.” Evitando di far sentire in colpa o di rimproverare, le interventi artigianali hanno suscitato curiosità e hanno fatto appello ai valori delle persone senza farle sentire sulla difensiva.
I metodi del Craftivist Collective, radicati in gentilezza, bellezza e umiltà , esemplificano ciò che i ricercatori descrivono come le “micropolitiche affettive” del craftivismo. Invece di misurare il successo solo in momenti che catturano i titoli dei giornali o in vittorie politiche, il craftivismo valorizza gli impatti su piccola scala: le conversazioni significative suscitate, le riflessioni personali ispirate, i cambiamenti incrementali nell'atteggiamento – ciò che i teorici potrebbero chiamare “gesti minori” che lavorano cumulativamente sulle strutture “maggiori” dall'interno.
Gli studi accademici sugli organizzatori craftivisti rilevano che questi atti micropolitici generano connessioni affettive tra persone, materiali e idee, aiutando a far emergere nuove coalizioni e comprensioni. In altre parole, rendendo l'attivismo più pratico e a misura d'uomo, il craftivismo apre porte a coloro che potrebbero sentirsi alienati dalla politica conflittuale.
È un modo di fare attivismo che è accessibile ed emotivamente intelligente, ma non meno ambizioso nei suoi obiettivi di cambiamento sistemico. “Attivismo attraverso l'occhio di un ago,” scherza Corbett, “può essere più forte dell'attivismo attraverso i megafoni” – perché promuove l'ascolto e l'empatia da tutte le parti (anche tra i potenti) piuttosto che radicare una divisione noi-contro-loro.
“Craft + Activism = Craftivism”: Un Arazzo di Cause
Oltre al Craftivist Collective, il movimento del craftivismo è tanto diversificato quanto la gamma di mestieri che comprende. Non ha un leader o un'agenda unica; piuttosto, è una filosofia aperta che chiunque può adattare alle proprie cause. Il femminismo, non sorprendentemente, è stato un filo conduttore importante sin dall'inizio – infatti, il libro pionieristico di Greer Knitting for Good ha in parte inquadrato il craftivismo come una rivendicazione femminista della terza ondata delle arti domestiche.
Nel 21° secolo, molte donne (e alleati) hanno utilizzato mestieri tradizionalmente “femminili” come il lavoro a maglia, il cucito e il ricamo per contrastare il sessismo e le norme di genere. Uno dei momenti più visibili è stata la Marcia delle Donne del 2017, che è diventata un mare di “pussyhats” rosa – cappelli lavorati a maglia e all'uncinetto indossati da migliaia di persone come una dichiarazione audace di solidarietà e protesta contro la retorica misogina.
Il Pussyhat Project, co-fondato da Jayna Zweiman e Krista Suh, ha distribuito modelli di maglia per questi cappelli in tutto il mondo prima della marcia. Ha mirato a fare un impatto visivo potente (cosa che ha fatto, inondando le trasmissioni di notizie con un simbolo di unità) ma anche a coinvolgere attivisti alle prime armi.
Per innumerevoli persone che non potevano viaggiare a D.C., lavorare a maglia un cappello per qualcuno che poteva partecipare è diventato un modo significativo per partecipare. Questo sforzo artigianale globale ha trasformato un insulto in empowerment e ha dimostrato il potenziale scalabile e virale del craftivismo nell'era dei social media. Come ha scherzato un craftivista, "abbiamo armato i ferri da maglia della nonna per i diritti delle donne" – con un sorriso.
Il craftivismo è stato abbracciato anche dagli attivisti per la giustizia ambientale e climatica. Quilting, rammendo e upcycling sono intrinsecamente legati alla sostenibilità – riutilizzare i materiali, valorizzare ciò che abbiamo – e gli attivisti hanno sfruttato questa filosofia. Il progetto “Welcome Blanket” (anch'esso guidato da Jayna Zweiman dopo il successo del Pussyhat) ha invitato gli artigiani a lavorare a maglia o all'uncinetto coperte per immigrati e rifugiati, ciascuna coperta accompagnata da una nota per il destinatario.
Oltre a fornire calore letterale, il progetto ha promosso politiche di immigrazione più compassionevoli mettendo in evidenza le storie e le necessità degli immigrati. Nella sua prima edizione, sono state realizzate oltre 2.000 coperte e esposte in un museo prima di essere distribuite come doni ai nuovi immigrati – un mix toccante di dichiarazione politica e aiuto umanitario.
Gli attivisti climatici hanno anche organizzato knit-a-thons per creare enormi striscioni patchwork per le marce sul clima, o hanno decorato con filati gli alberi nelle foreste minacciate per attirare l'attenzione sulla conservazione. La natura tattile e lenta di questi mestieri è in netto contrasto con il consumo frenetico che guida la distruzione ambientale, incarnando un invito a rallentare e apprezzare le risorse del pianeta.
Forse la cosa più ispiratrice è come il craftivismo abbia coinvolto i giovani e le comunità emarginate nel farsi sentire. Considera il lavoro di Sara Trail, una giovane quilter afroamericana che nel 2017 ha fondato la Social Justice Sewing Academy (SJSA). Trail ha riconosciuto che il quilting – un mestiere tradizionale – poteva diventare una piattaforma radicale per gli adolescenti urbani per esprimere le loro esperienze con problemi come il razzismo, la violenza e l'ineguaglianza.
Attraverso i workshop della SJSA, i ragazzi progettano e cuciono blocchi di quilt che riflettono i loro messaggi personali di giustizia sociale: un blocco potrebbe commemorare un amico ucciso in una sparatoria, un altro potrebbe raffigurare un pugno alzato o un appello per l'equità razziale. Questi blocchi vengono poi inviati a volontari in tutto il paese che li ricamano e li cuciono in grandi quilt collaborativi, che vengono esposti a livello nazionale.
L'impatto è duplice: i giovani, spesso inascoltati, possono vedere le loro storie validate ed elevate attraverso l'arte , e il pubblico si trova di fronte a prospettive giovanili in un formato ineludibile – una trapunta colorata appesa in una galleria o in un centro comunitario, che grida con tessuto e filo per un mondo migliore. Trail ha notato che molti degli adolescenti che si uniscono a SJSA non hanno mai cucito prima, ma afferrano rapidamente il potere del mezzo.
Il processo di cucire la loro verità può essere curativo e potenziante di per sé. Il patchwork ritratto di una protesta di uno studente e le parole “Nessuna Giustizia, Nessuna Pace” non solo l'hanno aiutata a elaborare la rabbia per l'ingiustizia, ma hanno anche comunicato quel messaggio ben oltre il suo quartiere quando la trapunta finita ha fatto il giro dei musei.
Progetti come SJSA mostrano il craftivismo che torna alle sue radici educative – proprio come i circoli di quilting di un tempo tramandavano abilità e storie, questi circoli moderni insegnano il pensiero critico, l'organizzazione comunitaria e l'empatia, tutto attraverso la creatività pratica.
Nel frattempo, le comunità colpite da incarcerazione, malattia o trauma trovano anche conforto e voce nel craftivismo. Nell'ambito dei diritti delle persone con disabilità, ad esempio, gli attivisti hanno creato pezzi ricamati a punto croce che imitano ironicamente la segnaletica dei bagni accessibili o il simbolo internazionale della sedia a rotelle, ma con testo aggiunto che denuncia l'abilismo.
Nelle prigioni, alcuni programmi di riabilitazione artistica incoraggiano i detenuti a dedicarsi all'uncinetto o alla pittura; un certo numero di artisti incarcerati ha utilizzato il proprio lavoro per rappresentare le ingiustizie sociali del complesso industriale carcerario — le Confined Arts, un progetto di persone precedentemente incarcerate, mette in mostra tali voci.
Anche durante la pandemia di COVID-19, quando milioni di persone erano bloccate a casa, il craftivismo ha trovato un nuovo scopo: le persone hanno cucito mascherine non solo come aiuto reciproco, ma alcune hanno ricamato messaggi su di esse – “Grazie Lavoratori Essenziali” o “Mascherina per la Giustizia” – trasformando uno strumento di salute pubblica in un messaggio di protesta mobile.
Nel 2020, sono emersi collettivi di produzione di mascherine che hanno donato migliaia di mascherine alle comunità vulnerabili e contemporaneamente hanno sostenuto l'equità sanitaria e i diritti dei lavoratori. È stato un altro esempio di come l'atto di fare e donare possa unire le comunità e mettere in luce le questioni sociali.
Il Tessuto del Cambiamento: Perché l'Attivismo Artigianale Conta
Mentre abbiamo attraversato queste storie – dai laboratori vittoriani alle campagne craftiviste dell'era digitale – emerge un modello. Le arti e i mestieri, a lungo relegati ai margini, si sono dimostrati potenti veicoli di cambiamento sociale quando usati con visione e cuore. Colmano i divari: tra artista e pubblico, tra attivista e spettatore, tra il personale e il politico. Appellano al nostro senso di bellezza e creatività, attirandoci, e poi ci sfidano a pensare e sentire più profondamente riguardo all'ingiustizia.
In un'era di dibattiti polarizzati e cicli di notizie ad alto volume, la persistenza silenziosa dell'artigianato può sembrare anacronistica - eppure forse è proprio questo il suo vantaggio. Ci disarma, letteralmente e figurativamente. Come dice l'attivista Elizabeth Vega, “spesso stiamo combattendo contro le cose... ma l'arte ci ricorda per cosa stiamo combattendo - connessione, bellezza, umanità e la capacità di creare, sognare e collaborare.”
Nel lavoro comunitario di Vega a St. Louis dopo i disordini di Ferguson, ha visto come creare arte insieme permettesse alle persone di elaborare il trauma e trovare un terreno comune. Un semplice quilt commemorativo o una sessione di pittura potevano ottenere ciò che le discussioni accese non potevano: guarigione, comprensione, un senso condiviso di scopo.
Il lirismo letterario dell'artigianato - le sue metafore di tessitura, riparazione, infilatura - offre anche un linguaggio potente per reimmaginare la società. Quando parliamo di “intrecciare di nuovo il tessuto sociale” o “infilare le voci insieme,” non sono solo belle frasi; riecheggiano le azioni reali e materiali dell'artigianato. Dopotutto, creare qualcosa significa prendersene cura, dedicargli tempo e attenzione.
Immagina se affrontassimo la giustizia sociale allo stesso modo: pazientemente, inclusivamente, creando soluzioni con cura piuttosto che con la forza. I craftivisti profilati qui dimostrano che non è una fantasia ingenua ma una strategia praticabile. Hanno garantito diritti dei lavoratori, commemorato storie marginalizzate e costruito reti globali di solidarietà un punto alla volta.
Detto ciò, questo movimento non è privo di sfide e critiche. Una preoccupazione è che la rinascita dell'interesse per l'artigianato (il cosiddetto “boom artigianale”) possa essere cooptata dal consumismo. Vediamo birre “artigianali” e marchi “artigianali” ovunque, spesso separati da qualsiasi scopo sociale - più una dichiarazione di stile di vita che attivismo.
La studiosa Alanna Cant avverte che una cultura artigianale gentrificata, focalizzata su mercati di fascia alta, può involontariamente rafforzare le gerarchie di classe ed economiche: “Il rinnovato interesse per il lavoro artigianale è guidato da disposizioni della classe medio-alta che criticano leggermente - ma non rifiutano - il capitalismo industriale... segnato dal gusto e dall'estetica piuttosto che dalle vite politiche.”
Se il valore dell'artigianato è visto solo attraverso prodotti costosi, i veri artigiani (spesso poveri o emarginati) possono rimanere invisibili o sottopagati. I craftivisti sono consapevoli di questa tensione. Molti cercano esplicitamente di evitare di trasformare il loro lavoro in merci; lo regalano o lo espongono pubblicamente piuttosto che venderlo, per mantenere l'attenzione sul messaggio e non sul mercato.
Inoltre, alcuni craftivisti lavorano per includere quegli stessi artigiani trascurati nella conversazione – ad esempio, organizzazioni di commercio equo e solidale e cooperative che danno potere ai produttori indigeni, o collaborazioni tra artisti contemporanei e comunità artigianali tradizionali che condividono equamente competenze e profitti.
L'artigianato è politico – tenendo uno specchio davanti al mondo dell'artigianato stesso, spingendolo a essere consapevole di chi viene (e non viene) sollevato quando celebriamo il fatto a mano. Dopotutto, se ci deliziamo con un tappeto tessuto a mano come simbolo di valori anti-industriali, dobbiamo anche preoccuparci del tessitore che lo ha realizzato e se guadagna un salario dignitoso. In breve, l'etica della giustizia sociale deve estendersi all'atto stesso della produzione artigianale, non solo al suo uso finale come arte di protesta.
Un'altra sfida è garantire che il craftivismo rimanga inclusivo e lungimirante. Tradizionalmente, i mestieri erano segregati per genere, cultura e classe – un'eredità sfortunata che deve essere superata. È incoraggiante vedere uomini che si dedicano al lavoro a maglia nell'attivismo (ad esempio, alcuni veterani maschi lavorano a maglia per la pace per affrontare il PTSD), e donne che saldano sculture in metallo per cause sociali, rompendo le norme di genere dell'artigianato.
È altrettanto cruciale onorare i mestieri di culture diverse (dalla narrazione delle trapunte afroamericane alla perlinatura indigena) all'interno del movimento, evitando un'immagine puramente eurocentrica di "filato e tè". In questo senso, la lente intersezionale del femminismo ha aiutato il craftivismo ad affrontare consapevolmente questioni di razza, sessualità e identità.
Come ha rivelato la ricerca di Rachel Fry attraverso interviste con craftivisti di tutto il mondo, il movimento sta affrontando come genere, razza e classe plasmino la pratica, con l'obiettivo di garantire che "il craftivismo sia una forma d'arte diversificata con un'ampia gamma" di partecipanti e stili.
C'è un dialogo attivo nella comunità sulla rappresentazione – ad esempio, riconoscendo che il quilting come attivismo ha radici profonde nella storia afroamericana (le trapunte di Gee's Bend, Alabama, o la leggenda delle trapunte codificate della Underground Railroad) e nella storia nativa (come le trapunte cerimoniali Lakota chiamate trapunte a stella, spesso date come onori o proteste). Imparando da queste ricche eredità, i craftivisti contemporanei aggiungono profondità e autenticità al loro lavoro.
Alla fine, ciò che rende la fusione di arti, mestieri e giustizia sociale così affascinante – ed efficace – è la sua duplice natura. Opera sia in modo morbido che tagliente . Morbido nel suo approccio accogliente, pratico e umano; acuto nei suoi messaggi mirati e nelle sue sfide all'ingiustizia. Una protesta ricamata su stoffa può sfilacciarsi ai bordi, ma il suo impatto può persistere nella mente come un sogno vivido – forse più a lungo di uno slogan urlato che svanisce dalla memoria. Un progetto artistico comunitario potrebbe non cambiare immediatamente una legge, ma può cambiare gli individui, che poi vanno avanti e cambiano le leggi.
Fondamentalmente, il craftivismo porta gioia e bellezza negli spazi di lotta, che possono sostenere gli attivisti a lungo termine. L'atto di creazione è intrinsecamente speranzoso – creare significa credere nel domani, investire tempo in una visione. Di fronte a sfide scoraggianti per la giustizia sociale, questa infusione di speranza non è cosa da poco. È simile a piantare semi. Le donne cilene che cucivano i loro arazzi di protesta segreti durante la dittatura non potevano marciare per le strade, ma piantavano semi di verità in ogni arpillera, semi che alla fine hanno contribuito a portare cambiamento e guarigione nel loro paese. Quei semi germinano lentamente, ma saldamente.
Considera una scena finale: un gruppo di vicini si riunisce in una biblioteca dopo l'orario di chiusura per una serata di quilting comunitario. Sul tavolo ci sono pile di quadrati di stoffa e cesti di filo. Questi vicini provengono da background diversi – età, razze, orientamenti politici diversi – e molti non si sono mai incontrati prima. Ma mentre si siedono e iniziano a cucire quadrati (ogni quadrato forse raffigurante qualcosa che amano della loro città, o un cambiamento che desiderano vedere), la conversazione scorre. I muri si abbattono.
Un ingegnere in pensione impara da un attivista adolescente la necessità di un nuovo centro giovanile; l'adolescente impara dall'anziano la storia della città. Alla fine della serata, non solo hanno fatto progressi su una coperta collettiva, ma anche nella comprensione reciproca. Decidono di fare pressione insieme sul consiglio comunale per quel centro giovanile, portando la coperta quasi finita come testimonianza visiva della loro comunità unita. In questo semplice atto di creazione e condivisione, l'arte ha fatto ciò che la retorica da sola spesso fatica a fare – costruire fiducia, immaginazione e solidarietà.
Tale è il potere silenziosamente trasformativo dell'alleanza tra arti e mestieri nella giustizia sociale. Ci ricorda che i movimenti sono fatti di persone, e le persone rispondono a storie, simboli ed esperienze condivise tanto quanto a statistiche e statuti. Nei punti incrociati intricati e nelle infinite possibilità del craft, c'è una verità profonda: un altro mondo è possibile, e possiamo crearlo con le nostre mani. Ognuno di noi tiene un ago; insieme, stiamo cucendo la storia di domani.